Parkstone International

  • With Impression, Sunrise, exhibited in 1874, Claude Monet (18401926) took part in thecreation of the Impressionist movement that introduced the 19th century to modern art. All his life, he captured natural movements around him and translated them into visual sensations. A complex man and an exceptional artist, Monet is internationally famous for his poetic paintings of waterlilies and beautiful landscapes. He leaves behind the most wellknown masterpieces that still fascinate art lovers all over the world.

    In this twovolume illustrated work, Natalia Brodskaya and Nina Kalitina invite us on a journey across time to discover the history of Impressionism and Monet; a movement and an artist forever bound together. Specialists of 19th and 20th century art, the authors shed light on the birth of modernity in art, a true revolution responsible for the thriving art scene of the 20th century.

  • Als Impressionist zu gelten war für Monet eine Auszeichnung. Er war es aus tiefer Überzeugung und blieb es bis an das Ende seines langen Lebens. Er begnügte sich mit einem einzigen Genre, dem der Landschaftsmalerei. Hier aber brachte er es zu einer Vollkommenheit, an die keiner seiner Zeitgenossen heranreichte. Im Sommer jenes Jahres kam es zu gemeinsamen Malübungen mit Boudin (1824 bis 1898) am Meeresstrand. Mit der Zeit gingen mir die Augen auf und ich begann, die Natur zu verstehen; zugleich lernte ich, sie zu lieben so erinnert sich Monet später an diese gemeinsamen Exerzitien. Er besucht nicht die Ecole des BeauxArts, sondern zieht die von Monsieur Suisse, einem ehemaligen Modell Davids, gegründete freie Académie Suisse vor. Hier war es mglich, für einen geringen Beitrag lebende Modelle zu malen und zu zeichnen. Die Farbskala der Bilder, die Monet 1871 und 1872 malte, ist nicht sehr breit; sie erinnert an die der BarbizonSchule und an die Seestücke Boudins. Die Grundtne sind braungelb und blaugrau. Im Jahr 1877 wurde die dritte Ausstellung der Impressionisten erffnet, bei der Monet zum ersten Mal eine Bilderserie zeigte. Mit seinem Motiv, dem Bahnhof SaintLazare, setzte Monet nicht nur Manets Die Eisenbahn und seine eigenen Landschaftsbilder aus Argenteuil fort, er schloss sich darüber hinaus der bei den Künstlern wachsenden Tendenz an, sich von diesem Transportmittel faszinieren zu lassen. In seinem Wohnort Giverny wurden die Bilderserien Monets wichtigste Arbeitsmethode. In den 1890er Jahren entdeckte Monet London. Zwar begann er die Bilder allesamt in London, beendete viele von ihnen aber in Giverny. Für den Schriftsteller Octave Mirbeau (1848 bis 1917) war Monet ein Mensch, der Wunder vollbrachte: Mit Hilfe der Farben habe er auf der Leinwand das Sonnenlicht, etwas nahezu Unfassbares, nachgebildet und es um eine Unzahl prismatischer Facetten bereichert. Tatsächlich hat Monet das Potenzial der Farbe mit nahezu wissenschaftlicher Strenge bis zu seinen äußersten Konsequenzen getrieben; kein anderer Impressionist ist darin so weit gegangen wie er, und es ist wenig wahrscheinlich, dass man in dieser Richtung hätte noch weitergehen knnen.

  • C'est avec Impression, soleil levant, exposé en 1874, que le peintre Claude Monet (18401926) se fait connaître du grand public et donne naissance au mouvement impressionniste. Tout au long de sa vie, il essaya de saisir les mouvements naturels autour de lui et de les traduire en sensations visuelles sur ses toiles. Personnalité complexe, peintre brillant, Monet est aujourd'hui mondialement reconnu pour ses compositions intimes et poétiques, ses séries de nénuphars et ses paysages représentant une nature vivante et belle. Il laisse derrière lui des chefsd'oeuvre qui
    fascinent encore aujourd'hui les amateurs d'art à travers le monde.

    Dans cet ouvrage composé de deux volumes illustrés, Nathalia Brodskaïa et Nina Kalitina nousv invitent à un voyage à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir l'histoire d'un mouvement et d'un peintre aux destins à jamais liés : Claude Monet et l'impressionnisme. Spécialistes de l'art des XIXe et XXe siècles, les deux auteurs mettent en lumière la naissance de la modernité en peinture, véritable révolution qui a rendu possible l'épanouissement du paysage artistique du XXe siècle.

  • The art world is filled with the presence of the Virgin Mary - a fundamental symbol of motherhood, who has been radiating youthfulness, tenderness, and compassion for two thousand years. Finding in her an inexhaustible source of inspiration, artists have consistently used the image of the Virgin Mary to reflect our own sufferings and joys. The author Kyra Belán leads us on a comprehensive tour analysing the profound meaning to be found in the images of the Virgin - from personal interpretations to spiritual reflections on a universal level. These works of art present a fascinating visual commentary on the evolution of Western art as well as a striking record of the rise in status of women in society. With more than 200 illustrations, two thousand years of human history are expressed in a single image; that of the Blessed Virgin, Mother of Christ.

  • As famous during his lifetime as after his death, Rembrandt (1606-1669) was one of the greatest masters of the Dutch Golden Age of the 17th century. His portraits not only transport us back to that fascinating time, but also represent, above all, a human adventure; beneath every dab of paint the spirit of the model seems to stir. Yet these portraits are only the tip of the Rembrandt iceberg, which consists of over 300 canvasses, 350 engravings, and 2,000 drawings. Throughout his oeuvre, the influence of Flemish Realism is as powerful as that of Caravaggio. He applied this skilful fusion of styles to all his works, conferring biblical subjects and everyday themes alike with an unparalleled and intimate emotional power.Émile Michel remains a reference in Flemish painting. A result of years of research, Rembrandt: Painter, Engraver and Draftsman is one of his major works.

  • For many people, Pablo Picasso (1881-1973) was undoubtedly the most important artist of the 20th century. Born in Málaga, Spain, Picasso revealed his genius at a very early age and was quick to make contact with the most advanced art circles of his time, first in Barcelona and later in Paris. In the modernist quest for novelty, Picasso turned to pre-modern history and ÂprimitiveÊ art for inspiration. We owe him and his colleague Georges Braque the invention of Cubism, not just one of many avant-garde movements but the aesthetic that would change the art of painting forever. Once free from traditional values, Picasso produced an outstanding oeuvre, both in terms of variety and quality.

  • Just before his death, Claude Monet wrote: "I'm still sorry to have been the cause of the name given to this group, most of whom were not in the least bit impressionistic". Starting with this paradox - an ensemble that saw itself as a coherent group, while affirming artistic individuality as the ultimate goal - the author, Nathalia Brodskaïa, explores the contradictions of late nineteenth-century art. Was it not Manet who evoked the definitive formula: "I paint what I see and not what others want to see" ? There would be a long way to go before the world recognised the difference between traditional, academic art and the birth of modern, non-figurative painting. After analysing the essential elements of the Impressionist movement, Nathalia Brodskaïa pursues, across the oeuvre of each of the main players, the search for "that conviction they had, of justice in their principles and value in their art". From this assertion of difference, modern painting was born.

  • The Post-Impressionist period was one of solitary painters; Gauguin, Sisley, Cézanne, Van Gogh etc... "There is no longer a unique school. There are a few groups, but even they break up constantly. All these movements remind me of moving geometrical pieces in a kaleidoscope, which separate suddenly only to better come together again. They move apart then get together, but, nevertheless, stay in the same circle - the circle of the new art." (Emile Verhaeren). Nathalia Brodskaïa, curator at the State Hermitage Museum, describes with her own unsurpassed talent the different paths taken by the heirs of Impressionism towards Modern Art.

  • There is no other artist who represents the Dutch Golden Age like Rembrandt. With his realistic oil paintings, detailed engravings, and exquisite drawings he is the figurehead of an entire generation. As famous during his lifetime as after his death, Rembrandt (1606-1669) was one of the greatest masters of the Dutch Golden Age of the 17th century. His portraits not only transport us back to that fascinating time, but also represent, above all, a human adventure; beneath every dab of paint the spirit of the model seems to stir. Yet these portraits are only the tip of the Rembrandt iceberg, which consists of over 300 canvasses, 350 engravings, and 2,000 drawings. Throughout his oeuvre, the influence of Flemish Realism is as powerful as that of the Caravaggists. He applied this skillful fusion of styles to all his works, conferring biblical subjects and everyday themes alike with an unparalleled and intimate emotional power.

  • Dans le premier volume, il est traite des jeunes années de Picasso, dans le second, Picasso et Apres la Guerre 1939-1945. Pablo Picasso naît le 25 octobre 1881 à Malaga, en Espagne et meurt en 1973. Il est l'auteur d'une très vaste production qui touche, la sculpture, les poteries, le dessin et bien sur la peinture. Dès la fin des hostilités, Picasso devient un fervent soutien du Parti Communiste, et dessinera se fameuse Colombe de la paix, tout en exposant dans toutes les grands musées du monde dont le M.O.M.A. Picasso reste un des plus grands artistes du 20 siècles. Ses toiles atteignent des sommes colossales lors des ventes, en particulier, Le 11 mai 2015, Les Femmes d'Alger, toile peinte en 1955, vendu 179,36 millions de dollars, devient la toile la plus chère du monde, avant d'être dépassé par un tableau de Leonard de Vinci.

  • Pablo Picasso (Málaga, 1881 - Mougins, 1973). Picasso naquit en Espagne et l'on dit même qu'il commença à dessiner avant de savoir parler. Enfant, il fut nstinctivement attiré par les instruments de l'artiste. Il pouvait passer des heures de joyeuse concentration à dessiner des spirales pourvues d'un sens qu'il était seul à connaître. Fuyant les jeux d'enfants, il traça ses premiers tableaux dans le sable. Cette manière précoce de s'exprimer contenait la promesse d'un rare talent. Nous nous devons de mentionner Málaga, car c'est là, le 25 Octobre 1881, que Pablo Ruiz Picasso naquit et qu'il passa les dix premières années de sa vie. Le père de Picasso était lui-même peintre et professeur à l'école des Beaux-Arts de la ville. Picasso apprit auprès de lui les rudiments de la peinture académique. Puis il poursuivit ses études à l'académie des Arts de Madrid mais n'obtint jamais son diplôme. Picasso, qui n'avait pas encore 18 ans, avait atteint le point culminant de sa rébellion, répudiant l'esthétique anémique de l'académisme et le prosaïsme du réalisme. Tout naturellement, il se joignit à ceux qui se qualifiaient de modernistes, c'est à dire, les artistes et les écrivains non-conformistes, ceux que Sabartés appelait « l'élite de la pensée catalane » et qui se retrouvaient au café des artistes Els Quatre Gats. Durant les années 1899 et 1900, les seuls sujets dignes d'être peints aux yeux de Picasso étaient ceux qui reflétaient la vérité ultime : le caractère éphémère de la vie humaine et l'inéluctabilité de la mort. Ses premières oeuvres, cataloguées sous le nom de « période bleue » (1901-1904), consistent en peintures exécutées dans des teintes bleues, inspirées par un voyage à travers l'Espagne et la mort de son ami Casagemas. Même si Picasso lui-même insistait fréquemment sur la nature intérieure et subjective de la période bleue, sa genèse et, en particulier, ce monochromatisme bleu, furent des années durant, expliqués comme les résultats de diverses influences esthétiques. Entre 1905 et 1907, Picasso entra dans une nouvelle phase, appelée la « période rose » caractérisée par un style plus enjoué, dominé par l'orange et le rose. A Gosal, au cours de l'été 1906, le nu féminin prit une importance considérable pour Picasso - une nudité dépersonnalisée, aborigène, simple, comme le concept de « femme »...

  • Aucun autre artistene représente l'âge d'or hollandais comme Rembrandt. Avec ses peintures à l'huile réalistes, ses gravures détaillées et ses dessins exquis, il est la figure de proue d'une génération entière. Composée de 300 illustrations accompagnées de légendes détaillées, cette collection propose une analyse de l'ensemble des oeuvres d'un artiste ou bien d'un mouvement de l'histoire de l'art. Célèbre aussi bien de son vivant qu'après sa mort, Rembrandt est l'un des plus grands maîtres du XVIIe siècle. Ses portraits ne constituent pas uniquement une plongée dans l'époque du peintre, ils présentent avant tout une aventure humaine ; sous chaque touche de peinture semble s'éveiller la personnalité du modèle. Ils ne sont aussi que la partie immergée de l'iceberg Rembrandt, qui a réalisé plus de 400 peintures, 350 gravures et 2000 dessins et une centaine d'autoportraitspermettant de suivre son parcours personnel, tant physique qu'émotionnel.Dans toute son OEuvre, l'influence du réalisme flamand est aussi puissante que celle du caravagisme italien. Ce savant mélange, Rembrandt l'applique à tous ses tableaux, conférant aux sujets bibliques tout autant qu'aux thèmes quotidiens une puissance émotionnelle et intimiste sans pareil.

  • Célèbre aussi bien de son vivant qu'après sa mort, Rembrandt est un des plus grands maîtres de ce que l'on a appelé « l'âge d'or hollandais » au XVIIe siècle. Ses portraits ne constituent pas uniquement une plongée dans l'époque du peintre, ils représentent avant tout une aventure humaine ; sous chaque touche de peinture semble s'éveiller la personnalité du modèle. Ils ne sont aussi que la partie immergée de l'iceberg Rembrandt, qui a produit plus de 300 toiles, 350 gravures et 2000 dessins. Dans tout son OEuvre, l'influence du réalisme flamand est aussi puissante que celle du caravagisme italien. Ce savant mélange, il l'applique à tous ses tableaux, conférant aux sujets bibliques tout autant qu'aux thèmes quotidiens une puissance émotionnelle et intimiste sans pareil.

  • Le monde de l'art est rempli de la présence de la Vierge - symbole fondamental de la maternité qui irradie de jeunesse, de tendresse et de compassion depuis plus de deux mille ans. Trouvant en elle une inépuisable source d'inspiration, les artistes ont constamment utilisé l'image de Marie pour y refléter leurs propres peines et joies. L'auteur, Kyra Belán, analyse le sens profond des images de la Vierge, des interprétations personnelles aux réflexions spirituelles de portée universelle. Les oeuvres d'art reproduites dans ce livre sont un fascinant commentaire visuel sur l'évolution de l'art occidental, tout autant qu'un compte-rendu saisissant de la progression du statut de la femme dans la société.

  • Das 20. Jahrhundert lste eine Revolution in der Kunstgeschichte aus. Innerhalb weniger Jahre brach sich die Moderne Bahn und scheute nicht davor zurück, sich über die jahrhundertelange Tradition gegenständlicher Darstellung hinwegzusetzen, um etwas radikal Neues zu schaffen.
    Dieses umfassende Überblickswerk der Moderne stellt alle wichtigen künstlerischen Strmungen des 20. Jahrhunderts vor, vom Fauvismus bis hin zur Pop Art. Die instruktiven, von Experten der Kunstgeschichte verfassten Beiträge sind mit zahlreichen Bildbeispielen der einflussreichsten Werke jener Ära illustriert. Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts gibt einen einzigartigen Einblick in das Innenleben der grßten Künstler der Moderne und ist ein Muss für jeden Liebhaber zeitgenssischer Kunst.

  • Kurz vor seinem Tod schrieb Claude Monet: Es tut mir noch immer Leid, dass ich verantwortlich bin für den Namen einer Gruppe von Malern, von denen die meisten ganz und gar keine Impressionisten waren. Monet charakterisierte seine Einstellung zur Malerei so: Ich male, was ich sehe, und nicht das, was die Anderen gern sehen mchten. In diesem offensichtlichen Paradox zwischen einer Gruppe, die sich selbst als ein zusammengehriges Ganzes sah, aber auch als den Ausdruck der künstlerischen Individualität als ihrem hchsten Ziel, sieht die Autorin, Nathalia Brodskaya, die Ursache der zahlreichen Widersprüche in der Kunst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Zwischen dem so genannten Akademischen Kunststil und dem Beginn der modernen abstrakten Kunst lag ein langer, mühsamer Weg zur Anerkennung. Nathalia Brodskaya analysiert zunächst die grundlegenden Elemente der impressionistischen Bewegung und sucht dann im Werk der verschiedenen Künstler die ihnen eigene Überzeugung von der Richtigkeit ihrer Prinzipien und vom Wert ihrer Kunst aufzuspüren. Genau aus diesem Anspruch auf Anderssein ist schließlich die moderne Malerei entstanden.

  • Die Epoche des Postimpressionismus war eine Epoche der einsiedlerischen Maler: Gauguin, Sisley, Cézanne, van Gogh etc....
    Es gibt nicht mehr die eine Schule. Es gibt nur noch ein paar Gruppen und die spalten sich ständig. All diese Strmungen erinnern mich an die beweglichen geometrischen Figuren in einem Kaleidoskop, die spontan zerfallen, um sich erneut zu verbinden, die sich mal zusammenziehen, mal sich in alle Winde zerstreuen, sich aber nichtsdestoweniger in ein und demselben Kreis - dem Kreis der neuen Kunst - drehen. (Emile Verhaeren)
    Nathalia Brodskaya, Konservatorin im Eremitage Museum, geht mit einem unvergleichlichen Knnen auf die unterschiedlichen Wege ein, die die Erben des Impressionismus zur modernen Kunst führten.

  • Herrenmode, insbesondere die Trends der Unterkleidung, war einst der Elite vorbehalten; heute ist diese Sparte der Mode demokratisiert. Dies ist ein klarer Beweis für den sozialen Fortschritt. Die Ästhetik des Krpers, die von den Griechen einst so hochgeschätzt wurde, scheint wieder einen bedeutenden Platz in der Männerwelt eingenommen zu haben. Die Entwicklung gesellschaftlicher Werte widerspiegelnd, hebt die Geschichte der Unterwäsche den ständigen, spielerischen Austausch hervor, der zwischen weiblichen Trends und der Herrenmode stattfindet. Unterkleidung ist verborgen oder zur Schau gestellt, lang oder kurz und baut somit ein Wechselspiel zwischen dem Verbotenen von gestern und dem Chic von heute auf. Dabei setzt sie dem Schamgefühl, welches einst mit diesen einfachen Kleidungsstücken verbunden wurde, ein für allemal ein Ende. In diesem Werk ist Shaun Cole bestrebt, mithilfe von gründlich recherchierten sozio-konomischen Analysen zum ersten Mal die Bedeutung der Herrenunterwäsche in der Geschichte der Mode von damals bis heute aufzuzeigen. Diese Studie - eine Betrachtung technologischen Fortschritts - steckt voller Überraschungen und bemerkenswerter Überlegungen zur Beziehung von Männern zu ihrem Krper.

  • Fragen der Männermode, speziell der Unterwäschemode, waren lange den Eliten vorbehalten. Mittlerweile jedoch hat ein Demokratisierungsprozess eingesetzt, der auch von sozialem Fortschritt zeugt. Die Krperästhetik scheint sich den prominenten Platz in der Männerwelt, den sie einst im alten Griechenland innehatte, zurückerobert zu haben. Seit jeher Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung, bezeugt die Geschichte der Herrenunterwäsche auch die unaufhrliche Wechselwirkung zwischen Männer- und Frauenmode. Unterwäsche kann lang oder kurz ausfallen, verhüllen oder entblßen. Sie lotet ständig die Grenzen des Erlaubten aus und ist so auch als stummer Widerstand gegen die Prüderie früherer Jahre zu verstehen.
    Der Autor Shaun Cole leistet Pionierarbeit, indem er, gestützt auf soziokonomische Lehren, die Bedeutung der Herrenunterwäsche in der Geschichte der Kleidermode vom Altertum bis zum heutigen Tage erforscht. Seine Studie ist voll von überraschenden Erkenntnissen und anregenden Überlegungen zum Verhältnis des Mannes zu seinem Krper.

  • Welche soziale Relevanz verbirgt sich hinter der knappen Bekleidung perfekt geformter Krper, die wir auf Plakaten und in Magazinen tagtäglich zu Hunderten zu sehen bekommen? Oft genug dienen Dessous einzig und allein der Betonung der eigenen erotischen Anziehungskraft. Und dennoch haben Frauen schon seit der Antike ihre Unterwäsche stets unter allerlei Oberbekleidung verborgen. Sie scheint also mehr zu sein als bloßes erotisches Lockmittel.
    Die Autoren Muriel Barbier und Shazia Boucher widmen sich in ihren ikonografischen Studien der Frage nach dem Verhältnis von Dessous, Gesellschaft und Intimität. Sie zeigen Zusammenhänge zwischen Damenunterwäsche und weiblicher Emanzipation auf und errtern, ob Dessousmode Zeugnis neu gewonnener Freiheiten ist oder sich bloß den Anforderungen einer noch immer männerdominierten Welt anpasst. Das Ergebnis ist eine ebenso fundierte wie humorvolle und kurzweilige Einführung in dieses wenig beachtete Themengebiet. Denn je knapper, je offenherziger die Dessous werden, um so mehr bedürfen sie der (wissenschaftlichen) Erforschung.

  • Der erste Band beschreibt das Leben Picassos, der am 25. Oktober 1881 in Malaga, Spaniengeboren wurde, bis zum Ersten Weltkrieg.Der zweite Band widmet sich der Nachkriegszeit bis zu seinem Tod in 1973.Picasso war ein hchst produktiver Künstler. Sein umfangreiches Gesamtwerk umfasst Skulptur, Tpferei, Zeichnung und natürlich Malerei.Am Ende der Feindseligkeiten des Zweiten Weltkriegs wird Picasso ein Anhänger der Kommunistischen Partei Frankreichs. Zu dieser Zeit wird er für den Pariser Weltfriedenskongressseine berühmte Friedenstaube zeichnen, undalle großen Museen der Welt, einschließlich dem M.O.M.A, stellen seine Werke aus. Picasso ist einer der grßten Künstler des 20. Jahrhunderts und seine Gemälde erreichen heute kolossale Summen beiinternationalen Kunstauktionen. DieFrauen von Algier, in 1955 gemalt, wurde für $ 179,36 Millionenverkauft und wurdesomit bis zum Verkauf eines Gemäldes von Leonardo da Vinci das teuerste Gemälde der Welt.

  • "Ya conocía a Diego Rivera, el muralista mexicano, mucho antes de encontrarme con los otros "Diego Rivera" que circulaban por el mundo entre principios del siglo XX y finales de la década de los 50. (...) Mientras que sus pinturas de caballete constituyen un amplio corpus dentro de su obra temprana y tardía, sus murales únicos hacen estallar las paredes en una explosión de representaciones de gran virtuosismo cuya organización conmociona la mente del espectador. En esas paredes se juntan el hombre, su leyenda y sus mitos, su talento técnico, su intensa focalización sobre la narración de la Historia y sus convicciones ideológicas propensas a la autoindulgencia." (Gerry Souter). Gerry Souter, autor del excelente libro Frida Kahlo, hace a un lado su gran admiración por Diego Rivera para darle al artista una dimensión humana, basada en sus opiniones políticas, sus amoríos y su convicción de que "en lo profundo de su ser (...) estaba México, el lenguaje de sus pensamientos, la sangre en sus venas, el cielo azul por encima de su lugar de reposo."

  • No hay otro artista que represente el Siglo de Oro holandés como Rembrandt. Con sus pinturas al óleo realistas, grabados detallados y dibujos exquisitos, es el mascarón de proa de toda una generación. Tan famoso durante su vida como después de su muerte, Rembrandt (1606-1669) fue uno de los más grandes maestros de la Edad de Oro holandesa del siglo XVII. Sus retratos no solo nos transportan a ese momento fascinante, sino que también representan, sobre todo, una aventura humana, especialmente, se observa siempre la mirada humilde y sincera de un artista que trazó en ellos su propia biografía. Sin embargo, entre las características más notables de su obra se destacan su uso del claroscuro, el manejo escenográfico de la luz y la sombra influido por la escuela de los Caravaggisti.Su obraconsta de más de 300 lienzos, 350 grabados y 2.000 dibujos. Aplicó esta hábil fusión de estilos a todas sus obras, confiriendo temas bíblicos y temas cotidianos por igual con un poder emocional incomparable e íntimo.

  • Detrás de los retratos de Frida Kahlo se ocultan tanto la historia de su vida como la de su obra. Es precisamente esta combinación lo que cautiva al espectador. La obra de Frida es un testimonio de su vida. Pocas veces se puede aprender tanto acerca de un artista con sólo contemplar lo que inscribe dentro del marco de sus cuadros. Frida Kahlo es sin lugar a dudas la ofrenda de México a la historia del arte. Tenía apenas dieciocho años cuando un terrible accidente cambió su vida para siempre, dejándola discapacitada y agobiada por un dolor físico permanente. Pero su carácter explosivo, su férrea determinación y su inquebrantable ahínco la ayudaron a formar su talento artístico. A su lado estuvo siempre el gran pintor y muralista mexicano Diego Rivera, cuyo obsesivo donjuanismo no le impidió a Frida conquistarlo con sus encantos, su talento y su inteligencia. Ella aprendió rápidamente a aprovechar el éxito de su compañero para explorar el mundo, creando así su propio legado y rodeándose con gran esmero de un muy estrecho grupo de amigos. Su vida personal fue turbulenta: muchas veces dejó de lado su relación con Diego mientras cultivaba sus relaciones amorosas con personas de ambos sexos. Pese a esto, Frida y Diego lograron salvar su deteriorado idilio. La historia y las pinturas que Frida nos dejó revelan el valiente relato de una mujer en constante búsqueda de sí misma.

empty